top of page

 

Presse

 

 

Principaux articles de presse parus depuis 1988


ART PRESS

Regard Expo

ARTENSION

Revue TRAKT

LA GAZETTE DE L'HOTEL DROUOT

Les Cahiers du Musée de CHARTRES 

Les amis D'ARTE

BEAUX ARTS MAGAZINE

L'OEIL

FLASH ART

Muséart

Technikart

La Revue du Louvre et des Musées de France

Libération

Le Nouvel Observateur

TIP Berliner Magazin

Et aussi : Le Point, L'Express, Le Dauphiné Libéré, L'Evénement du Jeudi, VSD, Le Figaro, 7 à PARIS, Art Actualités Magazine, Le Quotidien de Paris, Sud Ouest, FEMME, Maison Française, Pariscope, Die Tagezeitung Berlin, Pariser Luft, Le Figaro Magazine, Art Antiquités Auctions Bruxelles, Paris Art Letter, Il Gazzetino, La Vita Del Popolo , La Stampa, Corriere della Sera, Marie Claire, Demeures et Châteaux, Galeries, Allô Paris, BAT, La Lettre de Paul WERMUS, le méridional, la provence, le Parisien , République du Centre, l'Echo Républicain et beaucoup de quotidiens et de magazines régionaux comme Le Progrès ou La Tribune de Lyon.

Principaux textes de catalogues:

 

Musées d'Aix, d'Albi et de Pont St Esprit, texte principal, écrit par: Bruno Ely, conservateur du Musée des Tapisseries et du Pavillon Vendôme, Aix en Provence. Danièle Devinck, conservateur en chef du Musée Toulouse Lautrec à Albi. Aleth Jourdan, conservateur adjoint des Musées du Gard.

Musée de Chartres , écrit par: Maîté Vallès-Bled, conservateur du Musée des Beaux-Arts de Chartres.

Musée de Montebelluna, écrit en italien par Marta Mazza, critique d'art et curator. Exposition organisée par Antonino Porrello, professeur d'architecture à l'Université de Venise.

 

Radios et télés:

ARTE,

ZDF et la RAÏ.

France Culture, Clair de nuit et Chronique du bout des heures

Radio france urgence

France Inter

Antenne 2

FR3 Méditerrannée, Rhône alpes, Ile de France.

Radio France Corse et des radios libres en France et à l'étranger.

Dernièrement Radio Canuts et FR3 Lyon.

 
Texte de Jules Desgoutte pour la revue Trakt
 
Janvier 2019

Depuis les Mains négatives, toute l'histoire de la peinture est prise dans une grande tension, dans une grande coupure entre le corps qui voit et le corps qui est vu, avec entre les deux, la main qui prend, la main qui désire, la main qui peint. Drame à l'impossible résolution,  l'oeuvre est à l'entre de ce rapport entre deux corps qui voudraient être le même,  entre deux rapports qui, même quand ils s'adressent au même corps, ne cessent de différer - de voir et d'être vu, ce ne peut tout à fait être là en même temps sans un redoublement,  sans un fantôme,  sans la réplique du corps dans son image. Limite adressée aux corps, de se saisir eux même en tant qu'autre, de saisir l'autre en tant que soi même,  elle leur imprime un dehors infranchissable. Elle est la marque de ce dehors tel qu'il existe entre deux corps même l'un contre l'autre, même peau contre peau : d'un côté la vie de l'autre l'oeuvre. D'un côté l'aimer, de l'autre l'objet de son amour. La peinture est par excellence peinture de l'être aimé et dans l'acte de peindre se retrouve quelque chose de l'acte d'aimer. Dépenses, humeurs et excrétions corporelles. La peinture est également par excellence chose morte, ob-jet, chose rejetée au dehors du corps, dans ce dehors sans accès où seulement d'avoir un corps se réalise. 

Ce passage du corps aimé au corps perdu, désiré, de l'oeuvre, comment s'opère t-il ? du corps appelé et entendu, encore regardé et déjà disparu d'Eurydice, comment saisir l'image ? c'est au cœur de l'art le plus apollinien qui soit, la peinture, que l'on retrouve ici le savoir le plus secret de l'ennemi de toujours d'Apollon, Dionysos, celui qui est né deux fois. Seul celui qui sait vivre et mourir et vivre encore, celui qui sait le chemin du Retour celui qui connaît les secrets de la viande cuite deux fois, une fois d'abord bouillie, puis une fois rôtie, le dieu de la résurrection, sait les secrets de l'amour et de la peinture, et ce qu'il nous en dit, c'est que pour déjouer ce rapport entre voir et être vu, cet impossible dehors qui fait frontière entre deux corps, qui fait l'ouverture sur la mort dans lequel tout amour s'est déjà noué comme tragédie, il y a l'ingestion - et tout un tas de recettes de cuisine.

 

Jules Desgoutte 2018.

Article Art Press N° 156, mars 1991.

 12 janvier - 28 février 1991.

Densité est bien le terme qui convient au travail de ce jeune peintre français que l'on a déjà vu par deux fois à Nice à Art Jonction. Densité du sujet, des matériaux, du chromatisme. Comme les artistes de la Trans-avant-garde, François Giovangigli sollicite à grands moyens les archétypes de la création, tout en organisant sa propre originalité au travers d'une théâtralité implacable, rejouant obstinément le moment défini essentiel, celui du passage de la mort à un autre monde.

Deux unités orchestrent donc dans chaque toile une construction inébranlable, bâtie sur des châssis que l'artiste conçoit lui même. Comme dans la tragédie antique (Giovangigli est bien un méditerranéen) , le jeu se déroule en haut, tandis qu'en bas veille le choeur, ou commentateur.

en haut de la toile conçue comme un espace scénique, se joue l'argument, le phantasme, tandis que, base et fondement de chaque oeuvre, un gisant régit le tiers inférieur ou monde sous terrain: celui qu'il nomme son "voyageur", se ballade de toile en toile, le long d'un parcours funéraire qui n'a pourtant rien de funèbre (il croise souvent les jambes), mais témoigne physiquement de cette obsession millénaire dont parle déjà le mythe d'Osiris.

Une telle logique deviendrait sans doute un carcan si l'artiste ne se donnait les moyens de s'en évader par une prolixité visuelle et sensuelle. On y trouve certes nombre d'emprunts à l'art médiéval et africain, mais c'est aussi là que Giovangigli trouve sa voie, au travers de la matière: journal macéré dans de la colle et de l'eau, poudre de granit noir dont il fabrique un ciment serviront de préparation à l'action qui va se dérouler. Tout ce dont il dispose est réquisitionné: "intervenir sur n'importe quelle partie de la toile à n'importe quel moment", dit-il.

Conçue comme un bas relief, l'oeuvre se donne en creux, en bosses, et puis en terre, en sable, et béton dans toute la gamme de couleur sombre du mystère, ou au contraire histoire de choquer, elle éclate en pigments de couleurs primaires.

Plaques de cuivres gravées, se déclinant en monotypes, images de scanners, ferrailles opèrent sans relâche des saignées, multipliant le mystère à l'envie, situant cette oeuvre, entre peinture et sculpture, dans la logique stylistique - ô combien difficile - à un nouvel expressionnisme.

Martine Dassault.


 

Giovangigli, le peintre de la résurrection

Article du 19 novembre 1994 par Alain Maniacci.


Des poissons morts et des gisants. François Giovangigli, ancien des Beaux-Arts d'Avignon, peint et sculpte la mort pour donner corps à la vie. Surprenant, beau et surtout vivifiant. Une exposition inévitable; rue Campane à Avignon.

Ce sont de vrais poissons, de vrais anchois. Ils s'embrassent dans de "gros et de petits baisers", figés, étincelants, rutilants.

Ailleurs ces corps étendus sont des gisants dans leurs tombeaux. Pour être peinte ou sculptée la mort ne rode pas, elle n'est pas au rendez-vous de ces oeuvres. L'inéluctable est changé en attitude vivifiante. Le voile du trépas virevolte en sarabande. Foin de danses macabres, on danserait plutôt le tango.

Dans quelle mer François Giovangigli va t-il puiser ses bleus? Dans les profondeurs de ses origines corses et florentine, entre Firenze et Porto vecchio?
 


 

Il expose rue Campane à Avignon, galerie Marina jusqu'au 4 décembre. Dans le même temps, son autre exposition, à Aix en Provence au musée des Tapisseries, est prolongée de trois semaines de plus après 1200 entrées en quelques jours. L'avignonnais éphémère entre en légende.

Trois questions à François Giovangigli:

Des gisants et des poissons, pourquoi?
"La base de mon travail est l'image de l'homme face à la mort. Le gisant, ce corps sans mouvement ni gravitation, permet une représentation du corps plus libre, détachée des contraintes."
"Le poissons? J'ai travaillé avec bon nombres de matériaux organiques. Le poisson n'est porteur ni de transfert affectif ni de phobie. Personne ne se sent agressé. Imaginez ce que donnerait à la place des reptiles, des insectes ou des chats?"
"Le poisson est aussi le symbole chrétien de la résurrection. Dans les catacombes, les premiers chrétiens dessinaient un poisson pour mot de passe, pour se reconnaître."
A laigueglia, près de Gènes, vous avez obtenu le premier prix du symposium d'art contemporain. Bâtir des"Monuments provisoires" sur le pourtour de la Méditerranée correspond à quelle démarche?
 "Sur une place ouverte sur la mer, j'ai dressé un polyptyque, un échafaudage de 7 mètres sur 4. J'y ai accroché des poissons que j'ai collectés, un à un, auprès des pécheurs. Intrigués, ils sont venus voir leurs prises sur la place."
"Puis les enfants sont arrivés avec des poissons, souvent des arêtes avec la tête, reliefs d'un déjeuner, et des tas de choses rejetées par la mer que j'ai accueillies dans une partie réservée de l'installation. J'ai demandé au napolitain qui tenait le bar sur la place d'inviter ses compatriotes à venir chanter devant le monuments provisoire. Ils se sont quittés à quatre heures du matin."
Vous allez récidiver en décembre à Palerme?
"Tout comme une dizaine d'autres artistes, je suis invité quinze jours en décembre par la ville de Palerme à réaliser sur une place une oeuvre à partir d'un bloc de "tuffo", une roche tendre. Je m'y rendrai avec ma valise de "Prestidigitateur" qui contient mes outils et mes couleurs. Tout le reste vient de l'instant, de la rencontre."

Plus vivant que Giovangigli, tu meurs !

Alain Maniacci.


 

Texte du catalogue des expositions au Musée Toulouse Lautrec à Albi, à la basilique St Pierre à Pont-St-Esprit et au Musée des Tapisseries et la Chapelle Ste Catherine à Aix en Provence.

 

Ecrit par Danièle Devynck, conservateur en chef du Musée Toulouse Lautrec à Albi,

Aleth Jourdan, conservateur-adjoint des Musées du Gard

et Bruno Ely, conservateur de Musée des Tapisseries et du Pavillon Vendôme à Aix en Provence.


 

 

"Si les temps revenaient, les temps qui sont venus!

Car l'homme a fini! L'homme a joué tous les rôles!

Au grand jour, fatigué de briser des idoles

il ressuscitera, libre de tous ses Dieux,

et, comme il est du ciel, il scrutera les cieux!

Rimbaud, Soleil et chair, 29 avril 1870.

 

Elle est retrouvée quoi? La mort nécessaire à toute expression de la vie, cette mort qui ordonne le temps qui passe. Cette mort comme un point final et inéluctable à l'éphémère fractionnement de la vie. Au-delà des pompes du funèbre, renaît le dialogue de l'homme avec sa destinée, sous l'apparence du morbide, morbidesse se glisse. En nous montrant des gisants, corps défunts ou "glorieux", François Giovangigli nous parle de la chair, des passions, de la vie.

"L'oeuvre d'art est un point d'équilibre entre l'homme et la mort" (F.G.24/08/90) Sa création s'impose donc d'une éternelle actualité, avec force persuasion vitale et pathétique d'une horreur sacrée au sens simple de l'existence, de la naissance à la mort. Toute à la fois mort symbolique et mort éternelle, farouchement angoissée, la vision de l'artiste se pénètre de cette part de rêve qui émane d'une constante universelle et humaine, quête de l'âme et de la mémoire du royaume du mythe à une sacralité naturaliste.

"Ce qui m'intéresse c'est l'image de l'homme face à la mort" (F.G.02/91). Les essais de Michel Serres et surtout Philippe Aries accompagnent sa réflexion sur ces métropoles des vivants construites sur des nécropoles, sur cette mort, sujet de prédilection des arts plastiques, sur l'enterrement comme une ouverture de l'imaginaire, iconographie funéraire, sur cette vieillesse qui n'est plus aujourd'hui comprise dans tissu relationnel et social, cette mort écartée, évacuée, exclue. "Mon travail essaie de comprendre cette mutation" (F.G). Cette peinture ni triste ni morbide nous parle d'angoisses familières pour rendre la mort naturelle. Le gisant, c'est l'homme, le "martyr", témoin au sens étymologique. Entre gisants et gargouilles, François Giovangigli manie sacré et sarcasmes. Bleues, grises ou dorées, ces formes anthropomorphes s'étirent, s'allongent avec le temps, l'ovale des figures est un archétype de visage, universel. Les jambes croisées, les bras croisés dans la symétrie des corps répètent un X parfois souligné de rouge (L'animal rouge-1991-eau forte). Parfois les mains sont jointes, le plus souvent au repos, elles attestent une forme de sérénité que confirme le titre de "béati" que François Giovangigli donne parfois à ses gisants.

D'Osiris à Lazare, momies, suaires(sans titre-1990-155x155) ou gisants, ses figures abandonnent leurs bandelettes pour révéler la poussière sensuelle des chairs ou s'effacent en se désincarnant, évanescentes dans une éblouissante mandorle. L'enveloppe de chair et d'âme repose, s'agite dans l'X des poses, au devant des monuments, tombes imaginaires, architectures triangulaires, formes simples, pyramide, mastaba dont la porte unique et centrale est comme le soleil noir du ciel. les yeux perçoivent une autre lumière". En créant ses espaces, François Giovangigli les sacralise, loin pourtant de toute conception religieuse.

"Faire de la peinture, c'est être un homme de foi" (F.G.09/89).

Il s'agit d'une invitation au voyage, une sorte d'initiation à des mystères oubliés, que le geste du peintre enrichit de propositions critiques, "le côté vindicatif de ma peinture". Ces espaces sacré de peinture, des monuments provisoires, de la sorte, se trouvent naturellement en adéquation avec des lieux anciennement consacrés, églises, chapelles que l'artiste investit avec une réelle jubilation, église des Célestins d'Avignon, chapelle Vaugelas à Chambéry(1992), chapelle Sainte Catherine et celle de l'antique archevêché d'Aix en Provence (inclue dans le Musée des Tapisseries, chapelle du Palais de la Berbie à Albi, l'église du Prieuré Saint Pierre à Pont Saint Esprit ou encore la chapelle Saint Sulpice (1994) du vieux cimetière d'Istres dont la porte principale de l'entrée des vifs est condamnée par l'accumulation des tombes des morts!

 

Cette liaison aux lieux de culte présents ou passés échappe à une vision réduite aux seules dimensions occidentales, le travail de François Giovangigli trouve des affinités égales avec toutes les cultures, des rituels éloignés dans le temps et géographiquement. La mort, cette commune raison de vivre, en dépit des approches, demeure la grande constante humaine, aussi développe-elle au travers des styles et des siècles la commune dimension de l'homme, de l'humble au grandiose. La recherche du peintre se situe volontairement à la croisée de l'héritage de ces civilisations-mères et de notre monde contemporain.

Son travail, plus anthropologique que sociologique tend à retrouver l'homme au milieu de l'être social, c'est ainsi qu'il aborde son sujet, fort de cette conception à la fois de l'unicité de l'être, mais encore atteint à la pluralité dans l'affirmation de cette constante commune. Il puise dans l'homme la permanence individuelle qui puisse le lier au cosmos. Sa création se chuchote dans l'intimité de l'être et veut résonner comme un art de masse que le sujet rend universel et que l'approche plastique, la peinture, les installations, les monuments provisoires veulent atteindre.

"Ce qui compte c'est l'espace de la peinture" (F.G.)

 

François Giovangigli, au delà des galeries, les musées, les espaces officiels de l'art se trouve pleinement satisfait dans le contact direct de son travail avec la vie, avec le quotidien, sur une place de village au bord de la mer ou au détour d'une artère d'une grande cité. Les pièces monumentales par leurs dimensions, leurs situations se trouvent destinées à la masse, à la rencontre du plus grand nombre, échappant ainsi comme par définition à une consommation particulière d'une oeuvre débordant une évaluation consacrée par le marché de l'art. De plus en plus, tel qu'il le définit lui même, il se révèle physiquement et intellectuellement en s'affrontant directement à des créations de grandes dimensions aux ambitieuses emprises sur l'espace. Son travail de plusieurs années en peinture débouche maintenant sur une soif qu'il qualifie de démesure où la forme s'allie au contenu. Depuis longtemps, il posait le terme temps/espace, avec les monuments provisoires il se complète de ce dernier: artiste/lieu. S'agit-il de dépasser l'objet d'art en le sur-dimensionnant?

La composante architecturale de ces monuments provisoires, expérience et développement tri-dimensionnels de sa peinture naît en 1991, dans la Grande Halle de La Villette, lors d'un hommage à Rimbaud, intitulé Parade Sauvage. Plusieurs artistes investissent alors l'espace dont François Giovangigli qui, sur une coursive, monte une structure d'échafaudage sous forme d'un grand quadrilatère. Borné de poutres verticales aux angles, sur lesquelles figurent de petites images peintes à même le bois et éclairées par des veilleuses aux lumières jaunissantes, l'évocation d'une cabane de pêcheur au bord de la mer, refuge imaginaire de Rimbaud, poète, trafiquant. Un seul pan de mur s'élève en bleu, rouge et or sur le fond, un gisant au milieu. Sur la face principale ainsi mise en scène, au dessous du gisant, sous un demi soleil de feu et de sang qui forme le ciel, des têtes de thons alignées perdent goutte à goutte un sang qui tombe sur un lit, réceptacle, de sel blanc maculé tout au long d'un seul jour que durera l'événement.

Deux termes président donc à ses installations. "Monument" qui impose immobilité, fixité immuable, mais l'immuable s'use, que serait l'immuable sans l'instant? Et parallèlement à cette immobilité rare, comme pour les gisants, transis, le temps du voyage s'inscrit sur le fond et sur la forme: "provisoire".

L'homme traverse sa vie, sa mort comme un monument se découvre au travers des portiques, salles, péristyles, colonnades.

Par l'élément architectural, fixe par excellence, François Giovangigli confère à sa peinture un trait dynamique. Ces création deviennent virtuelles, nomades, provisoires et par là sont fondamentalement contemporaines, nouvelles propositions inscrites dans le champ dynamique du devenir, de la modification des choses, comme une mémoire sans cesse alimentée, qui continuellement, est en mutation. Cette forme se développe d'une adaptabilité régénératrice. Son travail, conçu à base de module, permet une interaction des éléments dans le temps et une démultiplication du provisoire pour nous parler d'immémoriales immobilités. Ainsi, de lieux en lieux, d'espaces en espaces s'écrit l'histoire de ces créations, chacune récupérée et remployée ailleurs avec sa charge d'émotivité, d'impact déjà reçu. De là, naît une nouvelle virginité, de nouvelles potentialités, de nouvelles appropriations. L'éphémère pour révéler le sacré, et l'artiste s'interroge: virtuel, nomade, provisoire refuges du sacré aujourd'hui?

La légèreté de la trame d'échafaudages joue avec la matérialité des toiles-bas-reliefs. L'absence quasi totale de perspective, refusée par le travail pictural, s'estompe et s'équilibre autour des volumes géométriques générés par l'architecture des échafaudages. Pour François Giovangigli, très longtemps, la peinture fit assujettie à l'architecture, aujourd'hui, sa création veut modeler cette dernière au profit de la première. Il crée des "espaces pour la peinture"(F.G.) afin que la peinture crée l'espace. Les vides s'affirment entre les toiles, les applats de couleur et de matière, par ces vides s'insinue l'environnement qui par là n'est jamais neutre. La recherchée continuité entre l'environnement et la peinture soutient l'existence même des monuments provisoires et la fragmentation des plans, des images, des matériaux intègre le sentiment de discontinuité de la présentation des oeuvres en exposition. Fort de ce constat que l'artiste juge en contradiction avec la logique de sa production cohérente au jour le jour de son atelier, qui ne peut être découpée ou détachée en parties, son travail s'est orienté très tôt vers le morcellement.Ce furent d'abord, sur de petits formats des assemblages d'ardoises, récupérées des toitures parisiennes, fragments modulaires et tant que support de la peinture. Les images coupées en panneaux de polyptyques vinrent dynamiser l'image et situer sa peinture dans un contexte contemporain, une figuration fragmentée, démultipliée de notre temps.

A l'intérieur de la surface picturale, des compartiments, cellules rectangles horizontaux ou verticaux, alvéoles ou mandorles accusent les formes des apparitions, de l'affirmation cursive des lignes et des masses aux dissolutions matérielles de l'absence que marque la trace, l'empreinte. Les panneaux dissociés permettent d'ouvrir plusieurs espaces de peintures dans une seule oeuvre (F.G.10/06/94). Les séquences du tableau de ses recherches de 1987 à 1990 s'inscrivent dans l'espace architectural de ses monuments provisoires à partir de 1991.

Ce furent d'abord, sur de petits formats des assemblages d'ardoises, récupérées des toitures parisiennes, fragments modulaires et tant que support de la peinture. Les images coupées en panneaux de polyptyques vinrent dynamiser l'image et situer sa peinture dans un contexte contemporain, une figuration fragmentée, démultipliée de notre temps.

A l'intérieur de la surface picturale, des compartiments, cellules rectangles horizontaux ou verticaux, alvéoles ou mandorles accusent les formes des apparitions, de l'affirmation cursive des lignes et des masses aux dissolutions matérielles de l'absence que marque la trace, l'empreinte. Les panneaux dissociés permettent d'ouvrir plusieurs espaces de peintures dans une seule oeuvre (F.G.10/06/94). Les séquences du tableau de ses recherches de 1987 à 1990 s'inscrivent dans l'espace architectural de ses monuments provisoires à partir de 1991.

"Je m'intéresse à la matière, à l'épaisseur, c'est à dire à la sensation physique" (F.G.).

Gauguin disait: "la matière devenue riche par la main de l'artiste", cet enrichissement, François Giovangigli le considère dès avant son intervention ou plutôt dans l'apport simultané de son choix et de l'histoire, du passé du matériau. Cette intensité sensuelle issue de la matière cherche à poser les questions fondamentales quand la sensation physique se transforme en spiritualité, se mue en métaphysique, selon la pierre philosophale de l'art. Il est alors possible de parler de rituel, de mystère, autour de ce travail à la fois réceptacle et matrice. Ces mémoires diverses, accumulées servent de viatique, de praticable, forcent le passage vers une synthèse sauvage de la pesanteur terrestre aux sphères spirituelles. La matière, sans qualificatifs superflus, donne une plus grande densité à l'image. Les matériaux les plus modestes, les plus humbles, souvent grossiers et frustres de préférence, offrent quelque chose de plus profond, de plus significatif qu'une matière souple, lisse, malléable. La magie de la représentation agit dans l'ivresse de la simplicité matérielle comme dans la simplicité monumentale.

Les supports récupérés, provenant d'une réalité, d'un passé complexe "ré-assemblent, re-modifient, re-alternent, re-dimensionnent" (Diego Collovini, Estremo Sfogliabile, Galleria Sintesi, Trévise) l'oeuvre comme le remploi des créations antérieures pour une nouvelle virginité, de nouvelles potentialités.

"Travailler avec les matériaux demande beaucoup d'humilité, car ceux-ci ont un passé, une histoire" (F.G.24/08/90).

Chacun porte une trace, un témoignage, autant de mémoires, autant de passages possibles d'un univers de vestiges à des propositions critiques. Une aura, qu'il veut intense et qu'il alimente avec la sensualité du matériau, baigne dans l'équilibre statique des masses, une généralisation et synthétisation des formes. Ces agrégats d'empreintes dont l'oeuvre s'approprie les forces servent un langage figuratif, symbolique mais encore barbare et primitif tout autant que contemporain dans l'ambitieux projet d'une expression totale. A la complexité de la structure répond la complexité des matériaux, effets de matière. La litanie des matériaux constitutifs de l'oeuvre, du bois au papier journal, métaux, de l'or à la limaille, les sables, anthracite, ardoise, poussières, les matières organiques du cuir aux poissons séchés dit assez la volonté de l'artiste de se laisser influencer par son environnement, le hasard des matériaux de rencontre, de percevoir et de traduire organiquement le monde.

La terre lourde comme celle des nécropoles, des matériaux premiers des civilisations primitives, lui permettent de caresser le frustre et le minimal, d'inscrire la matière dans la peinture. "La terre c'est notre animalité, croyez le bien" disait Gauguin. Sables poussières et.... bestiaire chez François Giovangigli s'unissent pour traduire la violence, la force, la vacuité des passions. Ce bestiaire est "hyperséxué" (F.G.08/94), ces bêtes sont dévorantes et insatiables qui peuplent son imaginaire. Dès les années 80 apparaissent, le serpent, le dragon, "la bête immonde de l'apocalypse"(?) ondoyants et stylisés, le loup vorace et griffu, le chien aux interprétations plastiques proches des enluminures romanes aussi bien que du modèle des chien faméliques de Gauguin aux îles Marquises.

"Ta gueule les poissons" (titre de l'exposition F.Giovangigli à la galerie Renaud Richebourg, Paris, 1993).

Mais depuis 1991, et l'hommage à Rimbaud, le poisson a investi l'oeuvre de François Giovangigli. Depuis ces têtes de thons percées de fer à béton sanguinolent d'argent et de pourpre, violents et pathétiques le monde marin s'est imposé dans la multiplicité des formes et des sens. Cet envahissement est sensible, obsédant, dans les gravures aussi bien que dans les peintures ou les monuments provisoires.

Héritiers du bestiaire, reprenant les significations premières, les poissons enrichissent son iconographie. Impressionné par les textes de Nietzsche et Artaud, il choisit d'abord de tous les poissons celui qui "saigne" , le thon, charriant avec lui toutes sortes de sens. Les têtes coupées étaient encore dans l'hommage à Rimbaud le souvenir tragique de l'amputation du poète.

Dans ses recherches de matériaux organiques pouvant véhiculer encore l'idée de vie toute proche, insatisfait du cuir qui était déjà pour lui une matière trop morte, l'utilisation du poisson s'est imposée ne déclenchant pas chez le spectateur une réaction affective violente, n'attisant pas de phobie particulière comme aurait pu le faire d'autres emprunts au règne animal, son travail voulant exclure jusqu'à présent toute volonté d'agression à ce niveau. La trace d'encre noire mouvante et ondulante qui scelle la silhouette d'une seiche ou d'un poulpe est pour l'artiste une autre trace de vie animale. Comme pour les dragons ou les loups, les gueules ouvertes des poissons s'érigent de dents fines et pointues, menaçantes et voraces comme les apparences du désir et des passions.

 Mais la passion ne le gêne nullement, les références évidentes et traditionnelles du poisson symbole christique, le fameux ICTUS acrostiche grec de "Jésus Fils de Dieu, Sauveur" (Jesu Kristos Theou Uios Soter) si fréquent chez les premiers chrétiens et notamment dans les tombeaux. Figure du Christ mais encore de l'Eucharistie, le poisson règne aux catacombes. Il resplendit comme image majeure, symbole bénéfique chez les peuples méditerranéens chers à François Giovangigli. Ces significations protéiformes s'achèvent ou commencent au poisson symbole des origines du monde et des hommes. Le poisson emblématique est pris dans la grande vague de l'eau originelle qui réunit l'individu à la communauté de tous les hommes de la terre comme la goutte d'eau agrégée à l'océan.

La tête de poisson peut s'ériger alors comme une montagne, verticalité d'une masse d'origine horizontale, masse glorieuse de cartilages et d'écailles transfigurées. Les cadavres de poissons ne sont pas décomposés mais fossilisés à l'instar de la minéralité conférée aux gisants. Les seiches, les poulpes allongent, enroulent leurs tentacules comme les tiges végétales de l'arbre de vie au dessus des gisants. Mais l'enfer n'est jamais loin et la boucle se referme, trois schémas infernaux occupent actuellement l'artiste: "le dévorant" des bêtes maléfiques et des démons, ces gueules écartelées ;pour engloutir; "le grouillement des danses macabres et des damnés, ces poulpes ou seiches multipliés, ces alevins, minuscules poissons coulés dans du vernis; "le labyrinthe" duquel on cherche vainement à s'échapper.

Mais "Ta gueule les poissons" titre d'une exposition de 1993 dit assez combien l'humour peut être présent dans son travail, combien la violence peut se teinter de dérision, sarcasmes, voire la caricature naître de l'excès et d'une distance amusée et critique au symbole.

Ainsi, développé sur ces multiples tonalités et aspects qui osent cultiver le paradoxe, le travail de François Giovangigli recourt à une expression minimale dont la spiritualité et la sacralité qui s'y attachent modulent la brutalité de certains effets. Cette figuration, entraînée par l'influence d'un primitivisme qui ne saurait être confondu avec une quelconque virginité, confine souvent à l'abstraction. Dans notre société en sur-évolution, il dynamise la contemporanéïté du primitivisme. Il recourt à l'instinct, l'inconscient, au rêve au travers d'un art engagé qui veut signifier.

" La peinture est à poser des choses simples. Ma vie est là" (F.G.09/89).

En maintenant les médiums traditionnels, dessins et peinture et par l'emploi de matériaux divers, de techniques mixtes, dans l'apparente complexité, il cherche à se situer malgré tout dans un "état primaire de l'élan pictural" (F.G.09/94). Familier et amateur des oeuvres du passé, des bestiaires des miniatures et sculptures médiévales déjà entrevues à son goût pour les peintures murales de Giotto et les "primitifs" italiens (iconographie et images empruntées aux maîtres du passé) on peut encore discerner des correspondances plus modernes. Dans "Erotique" , une eau forte de 1991, le dessin renvoie à Picasso et Masson tandis que les estampages noirs et blancs des peintures, proches des effets de la xylogravure, peuvent faire penser aux gravures sur bois de Gauguin et de l'expressionnisme allemand. Ce goût du trait, du dessin se révèle constamment dans son travail, dans les gisants aux incisions, aux reliefs graphiques, les impressions de noir et blanc qui jouent souvent en positif et négatif d'une même image.

Pour François Giovangigli, la peinture n'est pas couleur mais matière colorée, ses toiles s'éclairent des frémissements de la matière, d'un reflet changeant à la surface sombre des panneaux. Une nervure d'ardoise, une écaille effleurée de lumière font vibrer l'ensemble au maximum d'intensité. Parfois, des point lumineux viennent souligner dans les installations de petites images, lumignons de fortune comme les veilleuses d'un autel.

Ses matières, de bleu profond, comme la mer qui meurt au pied de la cabane de pêcheur de l'hommage à Rimbaud, ses bleus marbrés, ses jaunes safranés et ses tonalités brunes de terre, ses rouges et ors, ces noirs violacés sont pour l'artiste d'essence colorées et spirituelles et donnent une sonorité solennelle aux couleurs. Cette approche de la peinture renvoie pour lui à l'intuition, qui selon sa définition est le point de contact entre lui et le monde.

Suivant une composition simple, une trace verticale rouge s'appuie sur l'horizontalité du gisant qui semble le porter, le soulever, l'attirer vers le haut, forme de lévitation de la matière, tout en le transperçant, mêlant l'horizontalité de l'espace profane vers la sacralité du sacré. De ces passages possibles, " la notion de passage a plusieurs analogies avec le fonctionnement même de la peinture" (F.G.09/94) , il est évident pour l'artiste que "la peinture soit liée au mystère" (F.G.02/91). Mystique, provocatrice, cette création, sensible à l'aspect premier de la matière jusqu'à la spiritualisation , pose la peinture comme l'Eve tahitienne de Gauguin:

"Et, maintenant elle cherche dans sa mémoire le pourquoi des temps passés, des temps d'aujourd'hui. Enigmatiquement, elle nous regarde. C'est de l'intangible, a-t-on dit".

Gauguin - Oviri - Ecrits d'uin sauvage.

Omagio a la Marca Goiosa

Museo Civico Bellona, Montebelluna

Palazzo del trecento, Trévise

Texte de Marta Mazza:" INSTALLAZIONI"

 

In-installare vuol dire entrare in un lougo e segnarlo con una presenza durevole; vuol dire fondere tempi e modi della creazione e della presentazione in un unicum mai identicamente esportabile e arrichire l'opera itinerante di un'adattabilità rigeneratrice. L'aura, espansione magica e immateriale, vienne prevista, demistificata, misurata, attrezzata, vissuta; ed è occasione troppo ghiotta perché l'annullata vindibilità del prodotto funga da detterente; all'occorenza, l'opus magnum figlierà cellule che ne conserveranno per gran parte il codice genetico, ma differenziandosi in scala e per conformazione tanto da reintrodursi nei canali distributivi. Lo stilista, creativo organico al sistema consumistico, esaspera il prototipo per la sfilata ma già programma i compromessi imposti dalla fruibilità; l'artista, creativo che dovrebbe essere libero, adatta diversamente il suo fare all'occasione caduca (l'installazione permanente è del tutto eccezionale) o al possesso privato, mantenendo pero il privilegio di una riproduzione non necessariamente seriale e alimentata da rapporti interpersonali (l'acquirente occasionale, il collezionista, il gallerista).

 

L'installazione è lèsito ultimo di un processo evolutivo dell'arte innescatosi col cubismo, quando l'esplorazione polisensoriale del mondo soppianto quella esclusivamente ottica accresciutasi per secoli sulle norme prospettiche rinascimentali. Riscattando l'immobilità passata, in un frenetico, eccezionale, schizofrenico ottantennio, gli artisti hanno osato ogni dimenzione, ogni strumento, ogni significato. Precocemente, fin dall'oggetto pop, hanno voluto un ingombro ambientale, confermandolo nella "metafisica" minimalista e nella primordialità povera esuperandolo, addirittura, nei paesaggi modificati della Land Art. Entrati fisicamente in questi sapzi, vi hanno poi anche agito, elevando ad arte i propri comportamenti esibili e riformulando ex novo il significato del soggetto nella dialettica dell'operare artistico. L'installazione, recrudescenza dell'environnement (Restany) dopo un quarto di secolo, ripropone la necessità di un'esperienza quadrimensionale, sensativa, comportamentale dell'opera-ambiente; ma con il coraggio, inedito, di farne protagonista il fruitore.

Esaurito prima nel duo passivo spectare (essere spettatore, di un quadro o di uno spettacolo indifferentemente) o in un agire ripetitivo predeterminato in modo univoco (comme schiacciare un pulsante che inneschi un dato meccanismo), il pubblico ora, veramente, interagisce; all'insegna, nei casi più evoluti, della massima incondizionatezza spazio-temporale e della massima stimolazione razionale e sensitiva, ottenute sio proponendo una gamma non ridotta di opzioni sia badando a non inibire alcun meccanismo reattivo. L'interattività dunque, nuova importante categoria dell'arte, è l'elemento evolutivo su cui accentrare l'analisi.

In prima istanza, il concetto è attuale perche metaforizza un'era di illimitate relazioni (inter è prefisso mediante) , fisiche - rapida raggiungibilità di ogni luogo - e mentali - tutte le informazioni, tutte in tempo reale. Ma poiché l'arte non si contenta di alludere gli aspetti peculiari della società e piuttosto, se ne appropria - si è fatta irrazionalità distruttiva o fiduciosa progettualità, si è fatta macchina, si è fatta, negli esiti e nei modi, industria e pubblicità - ecco che si incunea nella globalizzazione telematica e si fa comunicazione informatizzata essa stessa.

 

François Giovangigli, peintre franciscain

Ta gueule les poissons" , c'était malicieux, le titre d'une des précédentes expositions parisiennes de François Giovangigli, peut être parce que le poisson se fait de plus en plus obsédant dans les peintures du jeune avignonais.

Peintures? Les oeuvres de François Giovangigli sont, plus que jamais, à la limite entre la peinture, la sculpture et l'architecture. Il aime travailler dans une matière très épaisse et mêle toujours à sa peinture divers matériaux: ardoises, sable, limailles, colles, papier mâche et depuis peu poissons. Oui poissons. Non pas natures mortes.

 

Un silence Habité

"Ta gueule les poissons?" Pas moins bavarde pourtant que l'oeuvre de Giovangigli, peintre franciscain qui aurait fait voeu, non pas de se taire, voeu impossible pour un artiste, mais d'en dire le moins possible pour en dire le plus possible.

D'où cette énonciation toujours répétée, d'une série d'oeuvres à l'autre, d'une exposition à l'autre: seuls importent les rapports que l'homme entretient avec sa mort: c'est une question de vie pour un homme et pour un artiste.

"Travailler sur l'image de l'homme face à la mort m'est toujours apparu comme une évidence, une urgence intérieure",

dit le peintre citant volontiers l'historien Philippe Arias à l'appui des gisants, debout ou couchés en bas relief, qui sont toujours la fondation et l'axe de chacune de ses oeuvre, "corps glorieux" de voyageurs immobiles conjugués à d'autres images obsessionnelles: bassins baptismal, bestiaire roman, ciel et depuis quelque temps poissons.

Rien de moins noir que cette oeuvre pourtant, on l'a souvent remarqué: une lumière de gloire, de sérénité nimbe toujours plus les oeuvres du peintre qui est passé peu à peu des couleurs sombres (gris ardoise, noir, marron) à l'or, le rouge et surtout un bleu magnifique.

 

Les portes de la peinture

En parallèle avec ses toiles, depuis 1991, ses travaux prennent une dimension de plus en plus monumentale: de grands polyptyques que, plus justement que "installations" il nomme "monuments provisoires" sont montés sur échafaudages.

Ces "tombeaux imaginaires" composent une oeuvre qu'on ne doit pas seulement regarder mais dans laquelle, au sens physique du mot, l'on pénètre, l'on circule. "Cela permet, dit Giovangigli, d'ouvrir plusieurs espaces de peinture en une seule oeuvre".

C'est sur ces recherches qu'était centrée la dernière exposition de l'artiste, "Rituel au Pluriel" qui vient de se terminer à l'Espace Commines à Paris. Il faut désormais aller vite pour suivre à la trace François Giovangigli. Souvent exposé à Paris, il sera en juillet à Berlin, en août à Porto vecchio, de fin septembre à début novembre au musée des tapisseries et à la chapelle Sainte Catherine à Aix en Provence,

début mars le musée Toulouse Lautrec l'accueille pour deux mois ) Albi, début 1995 Pont Saint Esprit l'attend à l'abbaye Saint Pierre pour la grande inauguration du musée d'Arts Sacrés...

Adoubé par les plus prestigieuses revues nationales et internationales et les grands musées, peut-être se rappellera t-on les articles que lui avait consacrés notre journal lors de ses passages à Avignon pour "Explosition 89" et à l'église des Célestins en 90: en effet François Giovangigli - dont on remarquera le champ aimanté qui le lie à des lieux de culte, et ce n'est pas un hasard - a fait ses classes aux Beaux-Arts d'Avignon. Il a aujourd'hui 33 ans.

 

Danièle Carraz

 

 

Texte du catalogue du Musée des Beaux-Arts de Chartres

​​

Ecrit par Maîté Valles-Bled.

Exposition dédiée à Catherine Camboulives.

 

Portes et passages, Monuments provisoires et installations réorganisent l'espace dans les salles du Musée habituellement dévolues non à la présentation des oeuvres mais à la circulation des visiteurs. Lieux d'apparats, significatifs de l'élégance XVIII° du palais épiscopal, et lieu religieux désaffecté de la chapelle de l'ancien évêché sont investis de constructions temporaires. François Giovangigli et Gilles Privé installent leurs peintures dans des architectures édifiées pour les recevoir, structures tubulaires d'échafaudages pour le premier, constructions en bois pour le second.

Leur situation dans l'espace, leur plan, leur élévation induisent un cheminement qui place le spectateur à l'intérieur même de l'oeuvre et lui propose une lecture "enveloppante" , en rupture totale avec le traditionnel accrochage sur une cimaise. Ici, l'espace qui sépare habituellement l'oeil du mur sur lequel est présenté le tableau est anéanti.

Giovangigli et Privé ont fondamentalement une même préoccupation, celle du rapport de l'homme avec la mort. La mise en commun de leurs constructions, les réponses que mutuellement elles se renvoient développent un itinéraire que l'on pressent initiatique et dont les étapes se révèlent comme autant de rituels.

 D'entrée, la Fontaine noire de Giovangigli saisit. Par la mise en scène bien sur, les illuminations violentes et saccadées des stroboscopes, l'organisation de l'oeuvre qui se présente comme une sculpture, une sculpture qui envahit la totalité de l'espace et que l'on peut regarder d'une manière frontale, grâce à une large ouverture ménagée dans une palissade de bois. Une sculpture qui pourrait bien être u tableau en trois dimensions. Mais elle saisit surtout par le jet noir qui se déverse en silence, inexorable, sur des têtes de poissons béantes, dressées au dessus de la masse liquide, sombre et inerte. L'huile de vidange a supplanté l'eau; la source claire n'est pas tarie mais, pire peut-être, est empoisonnée. Qu'en sera-t-il de la vie? Si les têtes de poissons séchées, éléments récurent dans l'oeuvre de l'artiste, évoquent habituellement le poisson, symbole des premiers chrétiens, elles représentent ici avant tout une référence organique à la vie originelle, évidence (jamais) acquise, sans cesse menacée, sacrifiée. Mille roses fraîches pendues au plafond opposent une inquiétante fragilité à l'odeur mécanique et froide de cette mare d'huile noire.

Au fur et à mesure que l'on avance à l'intérieur du passage de Gilles Privé, apparaît peu à peu à l'extérieur, dans la chapelle sur laquelle il débouche, le polyptyque monumental de Giovangigli. Immense retable installé devant l'autel, il s'élance à huit mètres de hauteur, au centre d'un échafaudage élevé selon un plan en forme de croix. Il s'impose telle une réponse aux questionnements, aux tâtonnements opérés lors de la traversée du passage. L'or du Paradis est éclatant, mais est-il accessible?

A quels errements sont voués les deux gisants, masculins et féminins, représentés dans le bas du polyptyque?

A quelle prisons sont destinés les poissons noués au dédale des tubes d'échafaudages ou figés dans des boites d'huiles noires?

Ici les couleurs de la lutte s'affrontent: les rouges (peints avec du sang de porc) et les noirs (de charbons et de cendres) s'opposent à la promesse des ors. La victoire accessible est suggérée, chez Giovangigli, Par la dynamique de la verticalité

Tout est possible, tout demeure incertain.

 

 

bottom of page